EP1: 1895—1918
19世纪90年代,电影诞生于美国新泽西以及法国里昂。运用声和光线来还原真实,电影是最好的。早期的好莱坞并不是经典,日本才是,Yasujiro Ozu《长屋绅士录》、Carol Reed《Odd Man Out》。
1900,“幻影移动”的出现,以及特写镜头的诞生。Sergei M. Eisenstein《October》,Sergio Leone
《Once Upon a Time in the West》。同一时期,埃诺克·雷克拉开启了宽银幕的时代。
1903至1918年,电影开始讲故事,以及剪辑运用开始出现。《Life of an American Fireman》首次灵活运用了剪辑,让观众看到“之后”发生的事。1907年,夏尔·马代《栓住的马》实现了平行剪辑让观众看到“同时”发生的事。1908年,反打镜头出现,从而开启了摄影机移动的运动,接着进一步影响电影的重点从场景转移到了演员身上。直到1910年,第一个电影明星诞生,弗洛伦斯·劳伦斯,再往下阿斯塔·尼尔森引出了好莱坞的明星制度。
二十世纪初期,斯堪的纳维亚是当时世界电影的中心,即早期的丹麦和瑞典电影。1912年,Benjamin Christensen《Mysterious X》用光开启了新的电影时代,随后又通过《The Witches》在光线和剪辑上做出了更大胆的尝试。1913年,Victor Sjöström 拍摄了《Ingeborg Holm》,接着又拍了剧本十分优秀的《The Phantom Carriage》。
二十世纪一十年代,在诞生了第一部故事长片《凯利帝的故事》七年之后,Cecil B. DeMille拍摄了第一部好莱坞长片《The Squaw Man》,当中产生了“视线相对原则”。好莱坞最初是由女人、移民和犹太人创造的,因为他们是当时社会是比较不受待见的人群,直到1925年以前,好莱坞一半以上的剧本都是由女性进行创作的。同一时期,第一个女导演 Alice Guy Blaché 诞生。另外 Lois Weber
拍摄的《Suspense》运用了分画面和平行剪辑加强悬念和叙事节奏。
1915至1935年,Frances Marion 是当时最贵的编剧,也有史以来唯一一位两次获得奥斯卡最佳编剧的女编剧。她写了《The Champ》、《The Wind》以及《The Big House》。
紧接着,D·W·Griffith 将大自然的真实带入了电影,他开始意识到镜头对人心理的冲击力,于是和摄影师比策尔运用逆光和柔光突出演员,产生了《Way Down East》。1914和1915年诞生了《The Birth of a Nation》以及《Cabiria》,当中运用了十分精彩的移动镜头。随后,D·W·Griffith 受《Cabiria》的影响拍摄了《Intolerance: Love's Struggle Throughout the Ages》,将不同时空的不同事件连接在了一起表达同一种心里和主题,以此突出内在的意义。直到1921年,日本导演 Shuroku Kunihiro 拍摄的《Souls on the Road》也出现相似手法进而成为最伟大的亚洲电影之一。
EP2: 1918—1928 美国电影的辉煌与第一批叛逆者
1918年第一次世界大战结束后,制片厂体制在好莱坞诞生,而日本依旧维持着导演中心制。制片厂体制包括Stanley Donen的《Singin' in the Rain》,华纳的《The Maltese Falcon》以及派拉蒙的《The Scarlet Empress》,每个制片厂都有自己的风格。到二十世纪中期时,好莱坞制片厂已经每年生产700部电影,大多以娱乐和爱情为主,代表作是《巴格达的窃贼》。
二十世纪中期电影最具创新的是喜剧,当中又以Buster Keaton、Charles Chaplin以及Harold Lloyd
为代表。Buster Keaton使用了剪辑替换场景,作品《The Cameraman》和《The General》影响了伊莱亚·苏莱曼。Charles Chaplin的代表着则是《The Kid》、《City Lights》、《The Gentleman Tramp》,他影响了Nicolas Roeg表现无意识行为(荣格心理学),同时影响了一批四十年代的导演,包括法国的Jacques Tati、意大利的Totò、印度的Raj Kapoor以及美国的Billy Wilder。而Harold Lloyd的《Safety Last》则影响了Yasujiro Ozu早期的喜剧。
1921年,Robert J. Flaherty拍摄了最长的非虚构电影《Nanook of the North》,进一步影响了纪录片的诞生。之后又有了Forugh Farrokhzad的《The House Is Black》,Jørgen Leth《The Perfect Human》,还有虚构文字加上非虚构画面的纪录片《Sunless》来自Chris Marker。
而导演Erich Oswald Stroheim则将现实主义风格发挥到了极端,拍摄了《Greed》,以及一部长达七小时的作品。King Vidor则在电影《The Crowd》中采用大量的固定镜头和长镜头突出现实主义风格。现实主义风格的巅峰是Carl Theodor Dreyer的《The Passion of Joan of Arc》,Carl Theodor Dreyer大量使用白色,同时追求简洁。从《诺言》开始便只采用与故事有直接关系的东西,甚至选择在雾天和自然光下拍摄,代表作还有《The Vampire》。
二十年代的前苏联却出现了对现实主义的反叛,作品中大量出现尖角和线条,比如Yakov Protazanov的《Aelita》。
EP3: 1928 —1938 世界上标新立异的伟大导演们
1.喜剧上进行大胆创新的 Ernst Lubitsch 善于利用物件手势进行暗示,代表作《The Oyster Princess》、《The Wildcat》、《The Marriage Circle》。
2.法国受印象派绘画影响,同样也产生了印象派的电影,Abel Gance 拍摄了《La roue》以及《Napoléon》对后世产生了很深的影响,《La roue》中电影变成了主角的内心,这是电影的分水岭。受其影响,日本导演 Teinosuke Kinugasa 拍出了被载入影史的最伟大日本电影之一《A Page of Madness》。
3.德国由于禁止外国影片进口,使得本国电影蓬勃发展,出现大量表现主义的作品,当中代表作是 Robert Wiene 的 《The Cabinet of Dr. Caligari》。Robert Wiene 给布景打上平光,然后直接在墙上和地上画上阴影。影响了 Alfred Hitchcock 的 《The Lodger》以及 Leon Shamroy和Charles Klein 联合导演的《The Telltale Heart》。另外还有 Fritz Lang 《Metropolis》、F.W. Murnau 《Sunrise: A Song of Two Humans》、Walter Ruttmann 《Opus I》都是这一时期的代表作品。达达主义也在这一时期出现,René Clair 拍摄了 《Entr’acte》,巴西导演 Alberto Cavalcanti 拍摄了 《Nothing But Time》,以及 Luis Buñuel 和 Salvador Dalí 合作的 《An Andalusian Dog》表现了自由联想。随后 Luis Buñuel 又完成了一部惊世骇俗的作品,在西方被禁演了50年,《The Golden Age》,他的作品影响了 David Lynch 的《Blue Velvet》。
4.苏联蒙太奇派,Dziga Vertov 的新闻纪录片。Sergei M. Eisenstein 的杂耍蒙太奇,代表作是 《Glumov's Diary》,还有《Battleship Potemkin》敖德萨台阶屠杀戏“杂耍蒙太奇”电影主题实际宣传兄弟情谊。另外还有Aleksandr Dovzhenko,他知道如何激发观众内心的感情,他的电影具有感召力、气氛和真诚,当中以 《January Uprising in Kiev in 1918》(兵工厂)和《Earth》为代表。
5.Yasujiro Ozu 的第一部作品《I Was Born, But...》强调孩子的适应性,最终失去纯真的童年。电影强调物哀,继时间的流逝。代表作是《Tokyo Story》,Yasujiro Ozu 在拍摄中会尽量将房间的天花板及地板拍入画面呈现立体感,多用50mm镜头追求画面平衡感,人物对话多90度拍摄,强调空间的秩序感,对时间的把握有着精准性,注意呈现电影的留白。Chantal Akerman 以 Yasujiro Ozu 相似的拍摄高度完成了比利时最重要的影片之一 《Jeanne Dielman》。同一时期日本别具创新精神的还有擅长处理女性题材的导演 Kenji Mizoguchi,其大胆使用景深镜头成为这种表现手法的开创者,代表作为 《Woman of Osaka》以及《A Story from Chikamatsu》。
6.中国电影登场,三十年代中国左翼现实主义电影十分大胆创新,比如袁牧之的《都市风光》。阮玲玉现实主义的表演要比 Marlon Brando 早几十年,代表作《神女》、《新女性》。
EP8: 1965—1969 新浪潮卷向全球电影界
1.电影制作从60年代开始进入全球化。柏林墙倒塌后,在东欧,波兰、匈牙利、前捷克斯洛伐克和前苏联,虽然条件很艰苦,但是导演们依旧大胆地制作了现代主义,个性化的电影。
在波兰,Andrzej Wajda 的《Ashes and Diamonds》(1958),像《The Third Man》(1949)一样,场景是在废墟里,Orson Welles 式的表达,表现主义的。他的作品与众人不同,他将寓意隐藏在各种符号中。Roman Polanski 出现在《Two Men and a Wardrobe》(1958)中,他最喜欢看《Hamlet》,所以他的第一部长片《Knife in the Water》(1962)也成为了最棒的渲染幽闭气氛的电影之一。Polanski 在电影中讨论人的关系,为艺术而艺术,是对现代主义的最典型定义。离开波兰去了好莱坞后拍了《The Fearless Vampire Killers》(1967)、《Chinatown》(1974)。
前捷克斯洛伐克在60年代专注于动画和木偶片,代表人物是 Jiri Trnka,《Ruka》(1965)最具象征性,Trnka的电影讲述的是被打扰的生活。相反,Miloš Forman 则将生活视为喜剧,《Like a House on Fire》(1967)是卡萨维茨式的独立电影,不加修饰。而当时在前捷克斯洛伐克最具创新的导演是 Vera Chytilova,《Daisies》(1966)。
匈牙利在60年代进入了一个黄金时代,Mikos Jancso 的《The Red and the White》(1967)就像 Kenji Mizoguchi 还有 Alfred Hitchcock 一样,通过精心设计的移动镜头营造紧张、令人窒息的感觉。没有人能像他一样更好地使用长镜头来唤醒痛苦。
前苏联60年代的代表人物是 Andrei Tarkovsky,他喜欢镜头流动的感觉,常常使用移动镜头。他的创新在于拍摄非物质的东西,关于人类灵魂的提升和超越,如《Andrei Rublev》(1966)。他的电影反映人类的精神从现实开始升华,如《The Mirror》(1975)、《Stalker》(1979)、《Nostalgia》(1983)。
相较之下,Sergei Parajanov 则更叛逆,代表作是《Shadows of Forgotten Ancestors》(1964)。他的电影如诗一般,摄影机高度不在人眼高度,创造出神奇和个性化的视觉世界,常常使用前景。
60年代的现代主义电影,个性化、自我意识、漫画效果和充满了精神探索。
2.六十年代的日本,现代主义表现为愤怒。二战后的日本电影多关于创伤和耻辱,而 Naghisa Oshima 的《Boy》(1969)则表现了日本的贪婪。还有《In the Realm of the Senses》(1976)。Shohei Imamura 则在刻画现代女性上更加大胆,《The Insect Woman》(1963)。
3.印度六十年代的代表人物是李维克·伽塔克,《可悲的谬论》。伽塔克最大的特色是对情感的升华,他的情感剧中不止是关于个人情感,还有历史的情感。除此之外,他在故事以及声音上都做了大胆的尝试,如他参演的作品《理由,争辩和故事》利用声音制造了一种科幻的效果。
伽塔克影响了玛尼·考尔,他在六十年代中期也成了一名信贷注意电影人,拍了《粗茶淡饭》。当中有一部表现实际上比现实的时间要慢,试图反映时间是独立的,长镜头在某种程度上也意味着等待。考尔的观点,即制作电影的那个人就是电影的主题。
4.巴西在六十年代进入了最具创造力的阶段,格劳贝尔·罗萨的《黑神白魔》找到了一种将创新电影语言风格与激烈的殖民主义思想融合起来的方法。六十年代的巴西电影经常使用极端的简约主义来表达愤怒和政治目的,但是在古巴,《我是古巴》中却通过镜头的美感让革命的思想变得更美好。
5.中东,1962年,伊朗成为世界上唯一一个电影艺术创始者是女性的国家。费尔罗·菲洛可哈扎德的《黑房子》显示出对电影的真挚,对超简朴叙述手法的尝试,镜头与另一个形成了一个诗韵组合。后来影响了九十年代的萨米拉·曼马巴夫。
东非的塞内加尔于1960年独立,非洲第一部新型故事片《黑女孩》诞生。乌斯曼-塞姆班又被称为非洲电影之父,他的电影关心劳动者极其尊严。
6.英国六十年代的电影越来越多地关注阶级,《星期六晚上喝星期天早上》。《鹰与男孩》中肯·洛奇将他的集体经验意识转变成一种诚实和直接的电影风格。洛奇的风格是自然主义风格,他使用自然光,不用焦距太长的镜头,保持摄影机远离表演者,这样他们就不会因摄影机而受到限制。洛奇认为,剪接点不时在一个人说话之前,而是当你的眼睛自然地看向那个人的时候再剪。
在当时的伦敦,英国电影专注于年轻人的时髦,如披头士的纪录片,理查德·莱斯特拍摄的《忙碌一天的晚上》,将当时流行音乐录像带的表现手法运用到了电影中,变现了一种年轻的自由和活泼。
7.六十年代的美国,1963年肯尼迪遇刺,马尔科姆·艾克斯1965年遭枪杀,越战造成一百多万人死亡。当时最流行的电影是《宾虚》和《音乐之声》,电影票房一片萧条,人们纷纷回到家里看电视。1959年诞生了新样式的纪录片《选战》,越来越便捷的摄影机如同一个未被察觉的观察者,使得影像更加自由和现代。这也影响了约翰·卡索维茨拍摄了《影子》,成为了新美国电影运动的代表作,同时受到影响的希区柯克拍摄了《精神病患者》,45秒使用了70个摄影角度。
安迪·沃霍尔将现代电影推到了极致,《美国的66歌画面》。他从1963年开始从事电影,像布列松一样去除了电影里所有的表现要素。沃霍尔与谷克多和肯尼恩·安格一起将电影推向了90年代的新浪潮。
哈斯凯尔-威克斯勒的《冷酷媒体》将电视纪录片与美国故事片之间的关系推到了极致。他把观众带入了电影中,让我们思考片中我们代表什么,以及电影本身的政治含义。60年代,许多好莱坞电影公司纷纷倒闭,电影学院却开始增加,新一代的电影人们正在成长。科波拉、约翰·塞尔斯、斯科塞斯、丹尼斯·霍普、布莱恩·德·帕尔马、罗伯特·德尼曼、杰克·尼克尔森、乔纳森·黛米、彼得·博格丹诺维奇加入到由罗杰·科曼制作的B级片中训练自己。他们拍恐怖片、监狱片和飞车党电影、飞车党电影代表作《逍遥骑士》同时拉开了公路片的时代,将对现实的反抗隐喻表达其中。
库布里克拍摄了《闪灵》。很多电影把两件事之中间隔的时间减掉,跨越最大的是库布里克的《2001太空漫游》,这是一部超越了时代的作品。
电影是一种语言和思维方式。
EP12: 1980s 全球电影创作与反抗
1.二十世纪80年代撒切尔和里根在西方当权,全世界的保守派思想家都在讲述关于生命和爱的虚假故事,最具创造力的电影人对这些谎言予以回应。
中国第五代导演拍出了80年代最好的作品,田壮壮的《盗马贼》。第五代导演在校时常和老师讨论的东西不一样,老师讨论的是故事和人物,而他们则讨论影像、声音、画面和色彩。
以前电影都是关于爱国主义或英雄模仿,第五代则向这样的主题发起挑战,他们创造了一批优秀的关于个体的心理的电影。80年代中国最著名的乡土电影是《黄土地》,地平线和传统影片不一样,影片在构图中用空白作为一种组合元素。
张艺谋执导了几部九十年代最唯美的电影《大红灯笼高高挂》,大胆采用对称构图和夺目的橙色、红色。《十面埋伏》通过研究国画并运用了其中宽屏的艺术成分,慢动作特写和轻功动作中带着佛教色彩。
2.东欧与苏联共产党政权开始瓦解,电影工作者诉说禁忌主题,某些电影改变了世界,也是史上最令人不安的电影。
导演阿布拉泽的《忏悔》造成轰动,近乎漫画的风格。与之呼应的是1929年的《兵工厂》。乔治总统与80年苏联新领导戈巴契夫观看后同意发行这部电影,今儿推动了政经开放,即苏联的新开放时期,这是电影改变世界的罕见实例。
Elem Klimov 《Come And See》(1985)是80年代中最惊人的苏联电影,没有电影比它更粗暴。当中的演技,声音设计,凝视的广角摄影和道德严肃性使它成为史上最好的战争电影。导演 Klimov 在1980年代成为苏联电影联盟主席,和政府讨论审查制度恢复禁片。
《Long Goodbye》(1971)由 Kira Muratova 执导,表达的主题是人能把彼此闷死。70年代和80年代的苏联电影应该表现社会主题,但此片都是呈现心里束缚,当局对其形式十分不安。所以和 Sergi Paradianov 的作品一样遭禁,直到80年代末才被解禁。
波兰导演 Krzysztof Kieslowski 的电影关乎爱与死,《A Short Film About Killing》(1988)以黄绿色调拍摄,镜头加了遮光罩,偏黄。出租车那场戏很像 Afred Hitchcock 的《Psycho》(1960),不过 Hitchcock 将恐惧当娱乐, Kieslowski 则着重于恐惧的龌蹉和变态。杀死司机那场戏长达3分45秒,共35个镜头,以真实时间拍摄,镜头遮挡得厉害,有时候看起来像晚上。Kieslowski 用物质层面象征光的消逝,因为绿色与遮光镜使画面看起来好像世界的光将要熄灭,它改变了波兰的死刑法律。
3.80年代非洲电影的发展不如东欧那么艰辛。70年代非洲电影关注社会,关心本土,当时的后殖民世界。但在80年代,导演开始超越现在式,关注殖民之前的历史,重新思考非洲电影的本质。
Gaston Kabore 的作品《Wend Kunni》(1983)是最早关注此题材的电影之一,堪称非洲电影的里程碑。Kabore 的电影可说是对过去说出真相,另一部关于过去的电影,关于梦幻时光的是导演Sonlaymane Cisse的《Yeelen》(1987),这部电影壮观如《阿拉伯的劳伦斯》,变化多端如《2001太空漫游》,这是一部神奇的写实片,也是影坛最复杂的艺术品之一。
4.80年代的美国,权力集中于华尔街。全新的音乐电视频道在1981年播出第一支MV《Video Killed the Radio Star》(1979,Russel Mulcahy)。影像运用荧幕中套荧幕、粉红灯光、快速剪辑和连续重复镜头,这些形式成了全球流行影像语言的一部分。《Flashdance》(1983,Adrian Lyne)音轨只有音乐,没有叙事元素,纯然的印象派手法。
《Top Gun》(1986,Tony Scott)运用饱和色彩,在空中快速翻飞,还有飞行员的特写,纯粹的冷战男性幻象,许多镜头只有三四秒,剪辑速度快如广告片。
《Blue Velvet》(1986)和《The Elephant Man》(1980)一样,背后往往有更可怕的东西。此片展现了了 David Lynch 想象的超现实手法,原创性十足的视觉对照,这种联结就是 Lynch 的特点。他的电影对日常生活的合理性与可理解性提出质疑,运用无意识题材,他许多作品的主戏往往结合了生活的美与恐怖,即所谓的“鸭眼戏”。和 Reagan 一样,Lynch 对外界有种近乎抽象的恐惧,但他没有排斥而是透过出色的画面凝视着它。
80年代出现的第二位杰出美国导演是 Spike Lee,他将矛头指向美国白人与中产阶级的黑人,并开创新的电影形式。《Do The Right Thing》(1989)运用饱和色彩符合逐渐升温的主题,他用倾斜角度拍摄营造失序感,这种技巧来自《The Third Man》(1949, Carol Reed)。
论及揭露现代生活的真相,协助开创80年代美国激进独立电影的要数编导 John Savles 和 制片 Maggie Renzi。《Return of the Secancus Seven》(1980),他们是美国独立电影的旗手,90年代的独立与政治电影许多都模仿他们的做法。
5.在广告的影响下,电影再度耀眼夺目。法国哲学对流行文化产生兴趣还有后现代主义。
《Subway》,Luc Besson 擅长行销。而80年代最好的法国新导演是 Leos Carax,结合 Besson 的视觉动感,以及对现代生活的愤慨感。《Les Amants Du Pont Neuf》(1991)是在巴黎拍过最贵的电影,游民的困境在好莱坞歌舞片以相同风格呈现《An American in Paris》(1951,Vincente Minnelli)。
6.80年代西班牙发生政治变化,独裁者弗朗哥辞世,马德里的地下文化无法无天。Pedro Almodovar 模仿披头士电影《A Hard Day’s Night》( 1964, Richard Lester )创造独树一帜的嬉闹风格,《Labyrinth of Passions》(1982)。Almodovar 的特色是怪诞喜剧风格,他用性与时尚挑战传统西班牙。
《The Quince Tree Sun》(1992,Victor Erice)中镜头没动,以自然光和柔缓速度捕捉时光流逝与瞬间美感。
7.80年代的英国政治更为强硬,右翼政府认为电影应该巩固传统文化的荣耀,电影人们都反其道而行。《My Beautiful Laundrette》(1985,Stephen Frears)对右翼政府狠狠踹了一脚。《My Childhood》(1972,Bill Douglas)要严肃许多但同样大胆,Douglas不带感情地拍下这些空间。
另一位苏格兰导演 Bill Forsvth 也关注劳工阶级的生活,但他比较浪漫。《Gregory’s Girl》(1981)大部分镜头都是水平的,接着开始倾斜,散发一点诗意。
Terence Davies 拍了80年代最好的英国电影《Distant Voice, Still Lives》(1988),没有剪接就回到了过去。Davies 的特色是缓慢的溶解,几乎都让画面对称,自称受到教堂和Vermeer的画作影响。Davies 对慢速推拉镜头的喜欢来自《Intolerence》(1916, DW.Griffith)。另一部影响Davies使用升降镜头的是《Young at Heart》(1954,Gordon Doulas),还借用了当中痛苦与美的结合。
《A Zed and Two Noughts》(1986)中 Peter Greenaway 也喜欢画面完全对称,比起其它应该导演,Greenaway 更善于分析影像。
《The Last of England》(1988)是80年代电影的雷电,堪称对国家政权最强烈的挑衅,导演Derek Jarman 是英国影坛的雷神。《Videodrome》(1983)也是如此,David Cronanberg 早已遇见我们与荧幕的关系可能会性欲化。1996年的《Crash》中 Cronanberg 持续着迷于现代生活中硬与软、皮肤与金属间的界线,告诉现代的自由社会,我们都比佯装的更下流。
8.加拿大导演特别擅长戳破虚伪,《Neighbours》(1951)中导演 Norman McLaren 以惊人的定格动画赢得奥斯卡,使用创新的电子音乐。《Jesus of Montreal》(1989)是攻击80年代迂腐思想的佳作,导演 Denys Arcand 再次向掌权者说出真相,掌权者是我们观众。与Cronanberg的影片一样告诉我们关于我们的身体、性与价值观,我们也对自己说谎。